La moda del próximo año mira hacia atrás para reinventarse, y encuentra en el Siglo de Oro español un universo inesperado de inspiración. Lo que parece un simple guiño histórico se convierte en un diálogo profundo entre pasado y presente, impulsado por diseñadores que reinterpretan elementos del XVII para darles una estética contemporánea. La pasarela, a su manera, revive la solemnidad de los retratos cortesanos y la transforma en propuestas vibrantes, experimentales y llenas de carácter.
Aunque las metrópolis de la moda a nivel mundial dictan las pautas anualmente, en esta ocasión el foco simbólico parece trasladarse a la capital española. No es que la urbe encabece la industria de forma directa, sino que sus resonancias culturales, particularmente las asociadas a personalidades como Diego Velázquez y las damas de la corte de Felipe IV, resurgen en vestimentas, formas y elementos que definirán la colección primavera-verano 2026. Los creadores no pretenden replicar la estética barroca, sino reinterpretarla con una perspectiva conceptual: armazones firmes convertidos en volúmenes impactantes, cuellos imponentes transformados en capas esculturales y mangas decorativas simplificadas a trazos que insinúan dinamismo.
Esta corriente estilística no es una reconstrucción histórica, sino una reinterpretación libre que traza puentes entre épocas. Y aunque parte del imaginario proviene de iconos como las Meninas o los retratos ecuestres de Isabel de Borbón, lo que se observa en pasarela tiene una narrativa propia que dialoga con las formas, proporciones y dramatismos que definieron el vestir cortesano del s. XVII.
Las nuevas formas de los cuellos estructurados
Uno de los aspectos más sobresalientes de esta revitalización histórica es el cuello. Las cortes españolas de los siglos XVI y XVII transformaron esta pieza de vestimenta en un símbolo de posición social, y esa dramaturgia retorna con una expresión totalmente actualizada. Esas gorgueras rígidas y ornamentadas que exhibieron personajes como la infanta María, hermana de Felipe IV, resurgen en colecciones donde se transforman en construcciones maleables, volúmenes suaves o contornos ondulados que enmarcan el rostro.
Firmas de moda como Edeline Lee, Dior y Schiaparelli están revitalizando la importancia del cuello, empleando materiales novedosos. La visión de Edeline Lee es particularmente notable: reinventa la clásica gorguera, convirtiéndola en un elemento de gran volumen que emerge desde los hombros, cubriendo la zona superior del tronco con un impacto visual considerable. Por su parte, Dior, bajo la dirección creativa de Jonathan Anderson, opta por encajes de blonda actualizados, presentados en diseños que velan discretamente una porción del rostro. Schiaparelli, en cambio, introduce texturas firmes que evocan los tejidos almidonados de épocas pasadas, pero con un enfoque decididamente contemporáneo.
Este tipo de estilismo aporta una sensación de solemnidad controlada, casi ritual, que no pretende replicar los códigos del s. XVII, sino sugerirlos. Los diseñadores utilizan estos collares escultóricos como puntos focales que dan carácter a vestidos, chaquetas y tops, generando un impacto visual que enlaza directamente con la herencia cultural española sin caer en el literalismo.
En todos los casos, el cuello deja de ser un detalle para convertirse en una pieza central del atuendo. Este gesto es precisamente el que conecta la moda actual con la tradición cortesana: una estética donde la parte superior del cuerpo tenía un protagonismo absoluto y definía el estatus social de quien la portaba.
Siluetas monumentales: del verdugado al guardainfantes
Si existe un rasgo distintivo en la indumentaria del Siglo de Oro, es la forma en que las damas de la corte moldeaban su silueta con armazones internos. Para el año 2026, este interés por el volumen retorna, aunque con una perspectiva moderna que elude las exageraciones y realza la expresividad.
Firmas como Carolina Herrera revivieron esta tendencia con notable vigor en su presentación en Madrid, donde Wes Gordon exhibió una colección que fusionaba la esencia de la Madrid contemporánea con la vestimenta del siglo XVII. En lugar de replicar fielmente los atuendos estructurados de la época, el diseñador reimaginó la grandiosidad de esas faldas amplias que caracterizaron la silueta de entonces, rememorando los cuadros de figuras como Margarita de Austria, inmortalizada por Juan Pantoja de la Cruz con ricos bordados dorados y una presencia majestuosa.
Sin embargo, lo que se impone en la pasarela para 2026 es la silueta asociada al guardainfantes: una estructura que añadía volumen a los costados de la cadera, creando una forma ovalada y amplia. Este diseño se hizo muy popular en la década de 1630 y se asoció de manera particular con figuras como Mariana de Austria, a quien Velázquez retrató en repetidas ocasiones con este característico armazón.
Creadores de moda como Simone Rocha, Giambattista Valli y Alaïa integran esta inspiración a través de faldas con volúmenes laterales prominentes, diseños acolchados o telas que se extienden hacia los lados con una amplitud medida. El objetivo no es replicar la rigidez del verdugado, sino más bien capturar su espíritu: la noción de distinción, poder y teatralidad.
En el pasado, estas configuraciones también poseían interpretaciones políticas. Isabel de Borbón, de origen francés, demoró en incorporarlas a su vestuario debido a las fricciones diplomáticas entre la monarquía española y su linaje. No obstante, una vez que las adoptó, las convirtió en una insignia de autoridad durante los lapsos en que debió ejercer funciones de gobierno mientras Felipe IV se encontraba en expediciones militares. Los atuendos totalmente oscuros, con ornamentos de corte militar y voluminosos guardainfantes, operaron como una manifestación temprana de «power dressing«, comparable al significado que las hombreras adquirirían en personalidades modernas como Margaret Thatcher.
Esa esencia de liderazgo femenino, manifestada en siluetas elocuentes, parece tener una gran resonancia en la indumentaria contemporánea: una afirmación del territorio personal a través del diseño.
La transformación de mangas, hombreras y faldones
El esplendor del Siglo de Oro no se restringe únicamente a los cuellos y las faldas; una porción considerable de la moda de 2026 igualmente recupera componentes como las mangas elaboradas, los brahones y las faldillas, dándoles una nueva lectura contemporánea.
Durante el siglo XVII, las mangas se consideraban auténticas obras de arte, a menudo priorizando la estética sobre la utilidad. Un claro ejemplo es Isabel de Borbón, quien las exhibió con diseños angulares o curvos en diversas pinturas atribuidas a Velázquez. En la actualidad, creadores como Stella McCartney, Sacai y Coperni están reinventando esta idea, presentando mangas con aberturas que revelan sutilmente el brazo, o a través de capas que exploran la silueta sin caer en excesos barrocos.
En cuanto a los brahones —esas hombreras estructuradas que podían sobresalir con rigidez desde los hombros— la moda actual los reincorpora con sutileza. Moschino los reimagina mediante camisas con volantes amplios que generan una sensación de expansión lateral; Max Mara y Kolor los integran en gabardinas y chaquetas con volúmenes controlados o fruncidos estratégicos, manteniendo la esencia de amplitud sin convertirlos en piezas teatrales.
Finalmente, las faldillas vuelven a escena. Estas pequeñas estructuras que resaltaban la cintura y cadera en el XVII reaparecen en tops contemporáneos que recuerdan al peplum, un favorito reciente de la pasarela. Diseños como los de Marques’ Almeida o Dries Van Noten recrean esta forma mediante textiles rígidos, plisados o elaborados en paneles que evocan las prendas militarizadas usadas por mujeres como Isabel de Borbón en ciertos retratos de la década de 1640.
La trayectoria histórica de este componente, según detalla la historiadora Amanda Wunder, revela cómo las faldillas modificaron su dimensión, silueta y significado durante el reinado de Felipe IV. Su retorno en 2026 no es fortuito: se alinea con una corriente mundial que busca redefinir la cintura como centro de atención, aportando un matiz de organización que fusiona delicadeza con distinción.
Entre la tradición y la vanguardia: el regreso de la cuera
El último elemento que reaparece con fuerza en la temporada 2026 es la cuera: una prenda superior propia de la vestimenta cortesana femenina, reconocible por terminar en punta desde la cintura y acompañarse de faldillas y mangas colgantes. Isabel de Borbón fue una de las figuras que la usó con más frecuencia en retratos y actos oficiales.
Diseñadores contemporáneos como A.W.A.K.E Mode y Andreas Konthraler para Vivienne Westwood retoman este concepto desde la vanguardia: sus corpiños y vestidos muestran una estructura que afina la línea del torso, marcando una silueta triangular que evoca, sin replicar, la estética del XVII. No se perciben como recreaciones históricas, sino como prendas afiladas que equilibran la artesanía moderna con la elegancia formal del pasado.
En estas creaciones se observa con nitidez de qué manera la tendencia contemporánea emplea el pasado como una fuente inagotable de inspiración. Cada creador selecciona un elemento, una silueta o una noción del siglo XVII, lo somete al tamiz de su estilo personal y lo convierte en prendas que satisfacen las preferencias, demandas y percepciones del siglo XXI.
Un punto de encuentro entre la creación artística, el pasado y la manifestación actual
La influencia del Siglo de Oro en las tendencias de moda para la temporada primavera-verano 2026 no surge de un anhelo por el pasado. Más bien, se origina en una profunda atracción por la silueta y la imagen que caracterizaron a la realeza española, así como por la habilidad de la vestimenta para proyectar posición social, autoridad o delicadeza. La indumentaria contemporánea incorpora detalles de cuellos, volúmenes y armazones, transformándolos en emblemas actuales de distinción, sofisticación y dominio.
Este nexo entre las representaciones pictóricas de Velázquez, las determinaciones políticas de Isabel de Borbón o Mariana de Austria, y las creaciones de diseñadores actuales, evidencia más que una moda efímera: ilustra cómo los patrones históricos pueden adquirir una renovada relevancia al ser incorporados en un entorno mundial donde la indumentaria se concibe como relato, como manifestación y como disciplina artística.
La primavera-verano 2026, en definitiva, será una temporada donde la historia se convierte en un catalizador creativo. Y si algo demuestra esta corriente, es que los vestigios del Siglo de Oro continúan vivos, transformándose para adaptarse a una época que sigue encontrando belleza en la monumentalidad, el detalle y la capacidad de una prenda para contar una historia.
